10 современных художников, известных всему миру

Christie’s: пять современных художников, которых стоит посмотреть в 2023 году

Richard Macneil

Richard Macneil родился в 1958 году в Worcester (Великобритания). Свой трудовой и творческий путь Макнейл начал с Королевской фарфоровой фабрики, где изготавливалась продукция для продажи по
всему миру. 

Ричард Макнейл вместе с женой и сыновьями в 2009 году открыли собственную студию, которая начала лицензировать все работы художника. Благодаря этому, чудесные акварели теперь можно встретить на
календарях, открытках и прочей бумажной продукции

Томас Кинкейд является самым коллекционируемым художником мира. Его работы признаются лучшими литографиями вот уже 8 лет подряд. Работы автора украшают и Овальный кабинет Белого дома в США.

Read More

Алексей Лука

Алексей Лука — представитель движения уличного искусства в России. Его творческий метод обращен к абстрактной живописи, а также переосмыслению модернистских традиций неопластицизма и конструктивизма в городском пространстве.

Алексей — лауреат ежегодной российской премии АРХИWOOD за лучшее архитектурное сооружение в номинации «Арт-объект» (2019), а в 2020 году он стал номинантом премии Сергея Курехина «Искусство в общественном пространстве».

Художник принял участие более чем в 25 коллективных выставках, часть из которых зарубежные. В Москве с работами художника можно ознакомиться в галерее Ruarts. Также произведения художника представлены в Риме в галерее Wunderkammern и в немецком городе Саарбрюккен в галерее Zimmerling & Jungfleisch. 

«Кованые» картины Сергея Ковалева

Российский художник является автором собственной техники «Koval Style».

Мне нравится6Не нравится

«Кованые» картины – это просто красивая метафора. На самом деле для работы он использует обычный набор материалов: холст, масляные краски, кисти, специальные скребки для создания рельефа. Эти рельефы, а также сочетание красок и делают его работы похожими на ковку или чеканку по металлу. Картины Сергея Ковалёва отличаются элегантностью, отточенностью форм и фигур. Они напоминают театральные декорации.

Ещё одна особенность – персонажи его произведений как бы «переходят» из одного холста на другой, что и создаёт драматургический эффект. Сюжеты его картин приводят зрителя в старый Петербург, делают возможной встречу с Незнакомкой Блока, с героями «Петербургских повестей» Гоголя, они как будто ведут по городу, показывая его достопримечательности.

Светлана Шуваева

Стратегия творчества Светланы Шуваевой — избегание определенного и считываемого стиля. С одной стороны, она восхищается людьми, которые способны рисовать только черной краской всю жизнь или работать только с деревом, а с другой, понимает, что подобная присяга материалу, цвету или технике максимально ей не подходит.

фото: Анастасия Соболева

Художница участвовала во многих групповых выставках, организовала семь персональных. Большинство проектов были показаны в галереях и музеях, в том числе международных. В 2016 году комитетом ярмарки современного искусства Cosmoscow девушка была названа художником года и получила возможность сделать специальный проект «Передумали? Ничего страшного!», который был показан на ярмарке. Позже работа участвовала в первой Триеннале современного искусства в музее «Гараж». 

В 2019 году Светлана попала в шорт-лист премии «Инновация», где художница была удостоена специального приза от губернатора Нижегородской области — резиденции в галерее «9Б» в Нижнем Новгороде. В этом же году Антверпенский музей M HKA приобрел в свою коллекцию инсталляцию Шуваевой «Последние квартиры с видом на озеро» и показал ее публике. В начале 2020 года был выпущен тираж сказки «Замечательная ракета» Оскара Уайльда с иллюстрациями художницы.

Работы Шуваевой представлены на сайте консалтингового агентства SmartArt, их также можно увидеть на странице Светланы в Instagram @svetatien. 

«Девушка с жемчужной сережкой», 1665

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер, 1665

Художник

ЯнВермеер родился ипрожил всю жизнь вНидерландах. Онпринадлежит кпредставителям золотого века голландской живописи истоит наравне сРембрандтом. Ожизни художника известно мало, ясно лишь то, что унего была хорошая школа живописи: в21 год его приняли вгильдию Святого Луки, что было невозможно без шести лет серьезного обучения упризнанного живописца. Позднее Вермеер дважды занимал должность руководителя гильдии.

Художник достиг успеха еще при жизни, обладал авторитетом ипродавал свои картины засолидные суммы. Писал портретист неболее двух работ вгод. Наданный момент известно о34 подлинниках.

История

История картины Девушка сжемчужной сережкой окутана тайной. Дата написания указана предположительно, так как сам Вермеер еенепоставил. Исследователи досих пор незнают, кто изображен накартине: поодной изтеорий ЯнВармеер изобразил свою дочь Марию, которой было тогда около 12 лет. Впользу этой теории говорит удивительно прямой исмелый взгляд девушки, словно они схудожником близко знакомы.

Подругой версии девушка напортрете— неконкретный человек, асвободное творчество художника, или трони— анонимный портрет-фантазия. Эту теорию подтверждают описи имущества после смерти Вермеера, где указаны два трони втурецком стиле— речь вполне может идти озамысловатом тюрбане наголове девушки.

Стиль

Картина Девушка сжемчужной сережкой относится к барокко. Обэтом говорит сочность, насыщенность цветов и контрастность, придающая портрету выпуклость. Художник мастерски изобразил свет накоже,подчеркнув его контрастно-темным фоном. Естественно выглядятблики вглазах инагубах девушки, которая смотрит словно куда-то заспину зрителю.

Интересные факты

  • Художники втот период недавали названий своим полотнам— их придумывали служащие, составлявшие описи имущества. Картина называлась Девушка втюрбане иЛицо девушки, итолько перед выставкой вВашингтоне в 1995 сотрудники музея Маурицхёйс придумали современные вариант.
  • Серьезная дискуссия развернулась осамой сережке, аименно оеежемчужности. Многие исследователи обратили снимание наслишком большой размер камня, атакже наяркий блик в его нижнейчасти. Сейчас ученые склоняются ктому, что украшение было неизжемчуга, аизстекла, покрытого матовым слоем. Крупный жемчуг был редкостью ипозволить его могли только богатые, поэтому изВенеции поставляли бижутерию.

Aurelio Bruni

Аурелио Бруни – итальянский художник. Родился в городе Блера, 15 октября 1955 года. Получил диплом по специальности сценография в институте искусства в Сполето. Как художник он самоучка, так как самостоятельно “возводил дом знаний” на фундаменте, заложенном ещё в школе. Рисовать маслом начал в возрасте 19 лет.  В настоящее время живёт и работает в Умбрии.

Ранняя живопись Бруни уходит своими корнями в сюрреализм, но со временем он начинает ориентироваться на близость лирического романтизма и символизма, усиливая это сочетание изысканной утонченностью и чистотой своих персонажей. Одушевленные и неодушевленные объекты приобретают равное достоинство и выглядят, почти, гиперреалистично, но, при этом, не скрываются за занавесом, а позволяют увидеть суть своей души. Многогранность и изысканность, чувственность и одиночество, задумчивость и плодотворность являются духом Аурелио Бруни, питаемым великолепием искусства и гармонией музыки.

Роман Мокров

Фотограф и медиахудожник Роман Мокров в своих работах раскрывает феномен абсурда в российской действительности и активно исследует символическое поле и мифологию «Немосквы» — небольших провинциальных и областных городов — в поисках неуловимой современной идентичности.

Работы художника находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, а сам он является лауреатом премии Сергея Курехина в номинации «Лучший медиаобъект», резидентом мастерских музея «Гараж» и лауреатом специальной премии Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация». Роман организовывал десять персональных выставок, в том числе за пределами России: например, в 2013 году в миланской галерее Nina Due прошла его выставка «Защитные экраны». Роман участвовал более чем в 90 групповых экспозициях (в том числе в 1-й Триеннале российского современного искусства, на 2-ю Триеннале порекомендовал в качестве участника свою супругу, художницу Марию Обухову), восемь из которых проходили за границей.

Произведения Мокрова можно также увидеть и приобрести в галерее современного искусства «Триумф», а также на официальном сайте художника.

Warren Chang

Уоррен Чанг – современный американский художник. Родился в 1957 году и вырос в Монтерее, штат Калифорния, с отличием окончил колледж дизайна Арт-центр в Пасадене в 1981 году, где получил степень бакалавра изобразительных искусств в области . В течение следующих двух десятилетий он работал в качестве иллюстратора для различных компаний в Калифорнии и Нью-Йорке, прежде чем в 2009 году начать карьеру профессионального художника.

Его реалистичные картины можно разделить на две основные категории: биографические интерьерные картины и картины, изображающие работающих людей. Его интерес к подобной манере живописи уходит своими корнями к творчеству художника 16-го века Яна Вермеера, и распространяется на предметы, автопортреты, портреты членов семьи, друзей, учеников, интерьеры студии, класса и дома. Его цель заключается в том, чтобы в своих реалистичных картинах создать настроение и эмоции с помощью манипуляции светом и использовании приглушенных цветов.

Чанг стал известен после перехода к традиционному изобразительному искусству. За последние 12 лет он заработал множество наград и почетных званий, самая престижная из них – Master Signature от ассоциации художников маслом Америки, крупнейшего сообщества художников маслом в Соединенных Штатах. Лишь один человек из 50, удостаивается возможности получить эту награду. В настоящее время Уоррен живёт в Монтерее и работает в своей студии, также он преподаёт (известен как талантливый педагог) в Академии искусств Сан-Франциско.

Книжные картины Майка Стилки

Американский художник из Лос-Анджелеса Майк Стилки создаёт свои картины на книгах. Нет, он не иллюстратор и не оформитель. Просто берёт старые книги, складывает определённым образом (в основном большими стопками) и рисует на этом пространстве, образовавшемся из корешков книг. Фантазия современных художников просто поражает! Трудно понять, что побуждает человека отказаться от бумаги или холста и заменить их книгами. Это поиски каких-то новых смыслов или просто желание выделиться, сделать не так, как у всех?

Мне нравится3Не нравится

Иногда его картины располагаются на обложках развёрнутых книг.

О своём творчестве художник говорит так: «Мне кажется, что мои работы – как одно бесконечное стихотворение. Начиная картину, я иногда не знаю, как ее закончу. Я прислушиваюсь к своим чувствам, и они ведут меня путем, который порой оказывается неожиданным даже для меня». Специального художественного образования он не имеет.

Акварели Татьяны Бехтгольд

Татьяна Бехтгольд родилась в 1973 г. в п. Ува, Удмуртская АССР.

В 1987 г. окончила с отличием Детскую художественную школу п. Ува.

В 1993 г. окончила Увинское педагогическое училище.

В 2005 г. окончила с отличием Удмуртский Государственный Университет, г. Ижевск, факультет Институт искусств и
дизайна. Кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Долгое время преподавала в средней общеобразовательной школе, работала педагогическом училище и школе искусств
в качестве преподавателя.

Сейчас живёт и работает в Германии как свободный художник, преподает русский язык и рисование детям. Акварелью
балуется в свободное время.

Работы в частных коллекциях России, Германии, Англии

Картины кровью: Виниций Кесада

Современный бразильский художник Виниций Кесада пишет картины своей кровью. Это хоть и оригинально, но несколько шокирующе. Если учесть, что некоторые люди вообще не переносят вида крови, то знания о материале, при помощи которого создаются эти полотна (кстати сказать, очень качественные в художественном отношении) на некоторых могут подействовать отталкивающе.

Мне нравится3Не нравится

Картины Виниция Касады выполнены в разных жанрах: городской пейзаж, портрет, натюрморт, интерьеры. Но его работы немногочисленны по понятной причине.

Иногда он применяет и обычные материалы: краски, использует компьютерную графику.

Светлана Шуваева

Стратегия творчества Светланы Шуваевой — избегание определенного и считываемого стиля. С одной стороны, она восхищается людьми, которые способны рисовать только черной краской всю жизнь или работать только с деревом, а с другой, понимает, что подобная присяга материалу, цвету или технике максимально ей не подходит.

фото: Анастасия Соболева

Художница участвовала во многих групповых выставках, организовала семь персональных. Большинство проектов были показаны в галереях и музеях, в том числе международных. В 2016 году комитетом ярмарки современного искусства Cosmoscow девушка была названа художником года и получила возможность сделать специальный проект «Передумали? Ничего страшного!», который был показан на ярмарке. Позже работа участвовала в первой Триеннале современного искусства в музее «Гараж». 

В 2019 году Светлана попала в шорт-лист премии «Инновация», где художница была удостоена специального приза от губернатора Нижегородской области — резиденции в галерее «9Б» в Нижнем Новгороде. В этом же году Антверпенский музей M HKA приобрел в свою коллекцию инсталляцию Шуваевой «Последние квартиры с видом на озеро» и показал ее публике. В начале 2020 года был выпущен тираж сказки «Замечательная ракета» Оскара Уайльда с иллюстрациями художницы.

Работы Шуваевой представлены на сайте консалтингового агентства SmartArt, их также можно увидеть на странице Светланы в Instagram @svetatien. 

«Девочка с персиками», 1887

«Девочка с персиками», Валентин Александрович Серов, 1887

Художник

Валентин Серов родился вСанкт-Петербурге винтеллигентной семье композиторов. Сюного возраста проявлял талант крисованию. Первым учителем Серова был Илья Репин, который отмечал вученике большую страсть кживописи.

Серов, искусный портретист, писал Николая Римского-Корсакова, Илью Репина, Николая Лескова, императора Александра III ссемьей иНиколая II. Допоследних лет жизни Серов преподавал вМосковской школе живописи, ваяния изодчества ибыл членом совета Третьяковской галереи.

История

Серов нарисовал Девочку сперсиками вусадьбе Мамонтовых, где ончасто гостил: впервые его отвезла туда мама в10 лет. Многие годы художник регулярно останавливался там ибыл близким другом семьи. Картина была написана с одиннадцатилетний Веры Мамонтовой, дочери хозяина. Втот день все гости пообедали ивышли из столовой, оставив Веру иСерова одних. Вера возбужденно что-то рассказывала художнику, скоторым они были хорошимидрузьями. Валентин, будучи чутким живописцем, уловил детскую непосредственность Веры ипопросил ее позировать десять сеансов.

Врезультате Серов писал работу более месяца. Все, чего ядобивался,— это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь внатуре иневидишь вкартинах. Писал ябольше месяца иизмучил ее, бедную, досмерти, ужочень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности— вот как устарых мастеров— говорил позже художник отом периоде.

Стиль

Портреты Серова относят крусскому импрессионизму. Этот стиль навеян процветающим втот период французским импрессионизмом, отличающимся динамичностью инезавершенностью рисунка, как будтобы сделанного налету.

Однако русский импрессионизм отражал национальные черты: размеренность иосмысленность — наша деревня уступала европейскомутемпу жизни. Вера Мамонтова напортрете расслабленно сидит застолом— лишь румянец нащеках напоминает орезвости девочки.

Интересные факты

  • Скатерть, которой накрыт стол на картине, позднее также станет известной: все посетители усадьбы Мамонтовых расписывались на ней мелом, а Вера позже вышивала по этим следам. Скатерть стала уникальной коллекцией автографов художественного кружка Мамонтовых.
  • Художник Михаил Нестеров очень любил Девочку сперсиками Серова иназывал портреты Репина иВаснецова безжизненными всравнении сним. Онсчитал, что вПариже картина сделает Серова известным, ноунас пока подобное явление немыслимо: примут запомешанного иуберут свыставки,— настолько это ново иоригинально— так онвысказывается всвоих письмах сестре.

Сальвадор Дали (BD Barcelona)

Мастер сам проектировал меблировку для сада своего жилища в городе Portlligat, а в 30-е годы подружился с другим архитектором Jean-Michel Frank и воплотил вместе с ним некоторые невероятные изделия.

На фотографии представлен интересный портрет испанского живописца и скульптора Salvador Felipe Jacinto Dalí.

Некоторые уникальные авторские произведения были изображены на его полотнах, но воплощенными в жизни стали уже после смерти творца по задумке художника Óscar Tusquets.

В настоящее время их выпуском занимается бренд BD Barcelona

Обратите внимание на следующую картину, на которой запечатлен статный женский силуэт с нежными розами на голове

Salvador Dalí проявил свой внутренний мир и воображение и в модной области. Его мастерство и талант хорошо проявляются на эскизном рисунке фантастической шляпки с силуэтом туфельки, которую он смастерил для французского модельера Elsa Schiaparelli.

Оригинальный стульчик Leda с грациозным силуэтом, тончайшей великолепной спинкой и ножками, обутыми в шпильки – еще одно изделие творчества Дали.

Дополнить мебельный гарнитур предыдущей модели может столик Leda, оформленный в аналогичной стилистике. Необычная опора, олицетворяющая утонченное женское запястье и красивую ножку, сможет выдержать изысканную конструкцию мебели.

Диванчик Vis-à-vis de Gala в ярко-розовой оттеночной палитре дополнен золотистой металлической окантовкой, пластично окутывающей его форы, сможет поразить ваше воображение.

Бордовый диван Dalilips в облике чувственных губ американской актрисы Mae West Сальвадор придумал в начале 70-х годов прошлого века в творческом союзе с Óscar Tusquets.

Интересная настольная лампа Cajones, обладающая сюрреалистическим силуэтом и запоминающимся обликом, сможет украсить любые апартаменты.

«Адская фантазия» Уэйна Барлоу

Безграничной фантазией наполнены картины этого американского художника. Он работает в жанрах фэнтези и научной фантастики, оформляет обложки книг и журналов, создаёт иллюстрации.

Мне нравится1Не нравится2

Уэйн Барлоу родился в семье американских художников, которые изображали в своём творчестве естественную историю Земли. От них он научился представлять и рисовать вымерших животных, фантазировать и замечать мельчайшие детали в рассказах о прошлом нашей планеты. Он создавал образы невиданных форм жизни, изображал фантастические существа, создавал красочные иллюстрации на тему древней истории Земли.

Его творчество знакомит зрителей с инопланетными обитателями, инфернальными существами.

Ад показан художником многопланово, со своими законами и понятиями. В нём живут демоны и потерянные души, образы которых проработаны Барлоу до мелочей.

Он также создавал героев компьютерных игр, игрушек и телефильмов.

Anselm Reyle (DIOR)

Современный немецкий художник утверждает, что в ранние годы мода его не увлекала, но этот факт ему не помешал трансформировать произведения классики от дома Dior в эффектные и восхитительные. На изображении представлен Ансельм на фоне своей исключительной инсталляции с применением мятой фольгированной материи.

В прочтении дизайнера сумки Lady Dior приобрели новейшее восхитительное сияние, а типичный для бренда каннаж получил облик озорной несимметричной отсрочки.

А вдобавок к этому – камуфляжное облачение. Декоратор решил, что работая на известную марку, он сможет показать, как орнамент, который имеет предназначение прятать, трансформируется в замечательный способ привлечения интереса к творению. Ослепительная инсталляция с наименованием Untitled идеально показывает манеру созидания автора.

В своем будущем творчестве Anselm Reyle пытался применить абстрактную безграничную расцветку взамен полотна, где гармония стиля и искусства работает в двойственной направленности. Замечательно олицетворяет его дизайнерский дух восхитительный пластиковый браслет в насыщенной розовой гамме.

Ослепительное украшение в ярко-желтой оттеночной палитре с геометрическим узором.

Неповторяемое колье с пластиковыми деталями и искусственными жемчужинами. Дополняет несравненный облик кожаный ремешок и массивные металлические кольца.

Элегантные очки из коллекционной серии Dior Lady Lady с яркой оправой цвета фуксии, уникальным орнаментом и эмблемой бренда.

Роскошная сумочка Lady Dior из металлизированной фиолетовой кожи, золотистым узором и насыщенными подвесками из пластмассы.

Красочный кошелек из колоритного камуфляжа сможет дополнить изысканный и невероятно стильный образ.

Леонид Цхэ

Главный мотив живописи и графики Леонида Цхэ — городская повседневная жизнь. Фигуры его нарочито небрежных картин фрагментарны и схематичны, часто даны лишь штрихами, а краска смазывается, создавая эффект движения. Персонажи предстают в странных ситуациях, напоминающих воображаемые перформансы.

Художник был представлен в шорт-листе номинации «Новая генерация» премии «Инновация» в 2015 году. Его работы находятся в коллекциях многих арт-институций: Государственный Русский музей, Московский музей современного искусства, фонд BREUS Foundation, Государственная Третьяковская галерея, Museum of Contemporary Art Antverp M HKA. Работы художника можно посмотреть и приобрести в галерее Ovcharenko в Москве.

Что пишет современный художник?

Здесь можно смело сказать: сегодня российский художник может писать всё! У него нет границ, которые устанавливались перед советскими мастерами идеологической программой, нет даже строгих морально-этических требований: отдельные художники уже делают себе имя на картинах в стиле «ню», граничащих с порнографией…

А раз могут, то и пишут практически всё. Это не значит, конечно, что «всё» приносит деньги и позволяет художнику хорошо жить. Потому, кстати, среди современных творческих художников так много «обиженных» на жизнь мастеров: мол, их порывы души и способы самовыражения рынком не востребованы, денег они не зарабатывают, а писать на заказ то, за что публика готова заплатить, они не хотят. Всё-таки, творческие люди..

Тем не менее, в направлениях и стилях современных художников в России имеются и определенные тенденции. Самая заметная среди них — всё больший отход от реализма, изображение на картинах альтернативного видения реальности.

Это, конечно, не достояние последних лет или десятилетий, такие направления появились и даже стали знаменитыми более полувека назад. Но если тогда они представляли собой своеобразный авангард искусства, то сегодня уже стали основными и наиболее популярными как у публики, так и у художников.

Мнение  эксперта в области современного искусства и арт- менеджера- Катерины Тейлор

«К середине XIX века стало ясно, что все самое великолепное уже создано и зачем это дублировать. Плюс появились новые технологии, а именно фотография, которая начала воссоздавать реальность лучше кисти. То есть искусство лишилось своей главной функции. Тогда художники ушли от классических канонов и начали экспериментировать с формами и смыслами. А у искусства появилась новая задача – не документировать, а интерпретировать реальность.»

Причем интересно, что такая интерпретация реальности — это не просто душевный порыв творческого человека. Сегодня это — дорогостоящая вещь. Посмотрите на «Логии 1» Гриши Брускина — картина была куплена за $546 663!

А «Слава КПСС» Эрика Булатова, на которой простой человек увидит только текст, продалась за $1,4 млн!

Слева «Логии 1» Гриши Брускина, справа «Слава КПСС» Эрика Булатова

И тут мы подходим к следующему вопросу…

Музеи современного искусства

Возможно, когда-то современное изобразительно искусство 21 века казалось средой маргинальной, но сегодня все больше людей стремятся приобщиться к новой сфере искусства. Все больше музеев открывают свои двери для новых средств выражения. Нью-Йорк является рекордсменом в области современного искусства. Здесь же находятся два музея, являющиеся одними из лучших в мире.

Первый – MoMA, являющийся хранилищем полотен Матисса, Дали, Уорхола. Второй – музей Соломона Гуггенхайма. Необычная архитектура здания соседствует с творениями Пикассо, Марка Шагала, Кандинского и многих других.

Европа также знаменита своими великолепными музеями современного искусства 21 века. Музей KIASMA в Хельсинки позволяет трогать предметы выставки. Центр Жоржа Помпиду в столице Франции поражает необычной архитектурой и работами художников современности. Стеделейкмюсеум в Амстердаме хранит в своих стенах крупнейшее собрание картин Малевича. Тейт Модерн в столице Великобритании обладает огромным количеством арт-объектов современности. Венский музей современного искусства обладает работами Энди Уорхолла и прочих талантливых творцов современности.

Современное искусство 21 века (живопись) — загадочное, непонятное, завораживающее, навсегда изменило вектор развития не только отдельной сферы, но и всей жизни человечества. Оно отражает и создает современность в одно и то же время. Постоянно изменяясь, искусство современности позволяет на мгновение остановиться постоянно спешащему человеку. Остановиться, чтобы вспомнить о чувствах, кроющихся глубоко внутри. Остановиться, чтобы вновь набрать темп и спешить в вихрь событий и дел.

Полина Каменская

Художник Полина Каменская работает в новом направлении абстрактной живописи — стиле Ink Art. С помощью алкогольных чернил она создает на холсте композицию из красочных вспышек или дымчатых переливов

В данный момент Полина занимается не только созданием полотен — важной сферой ее деятельности является преподавание: она проводит онлайн- и офлайн-мастер-классы. «Мне нравится наблюдать за успехами учеников: как они отвлекаются от своих проблем, развивают в себе талант. Для них это своего рода арт-терапия», — рассказывает Каменская

Главной своей целью художница ставит создание арт-культуры и приобщение к ней как можно большего количества людей

Для них это своего рода арт-терапия», — рассказывает Каменская. Главной своей целью художница ставит создание арт-культуры и приобщение к ней как можно большего количества людей.

Важным достижением Полины Каменской стало создание собственного бренда по производству чернил: когда девушка только начала работать в стиле Ink Art, она столкнулась с проблемой отсутствия на рынке качественных и доступных красок. Тогда пришла мысль создать свои чернила, исключительно для личных целей, что в результате вылилось в производство художественных материалов.

Полина принимала участие в международной выставке The Shanghai International Art Fair в Шанхае. Свои картины художница продает через личный профиль в Instagram @kamenska_art, который достаточно популярен среди дизайнеров. В аккаунте можно увидеть работы Полины, а также сам процесс создания картин.

Flaminia Carloni

Фламиния Карлони – итальянская художница 37-ми лет, дочь дипломата. У нее трое детей. Двенадцать лет жила в Риме, три года в Англии и Франции. Получила диплом в области истории искусства в школе искусств BD. Затем получила диплом по специальности реставратор произведений искусства. Прежде чем найти свое призвание и полностью посвятить себя живописи, она работала как журналист, колорист, дизайнер, актриса.

Страсть к живописи у Фламинии возникла ещё в детстве. Её основная среда – масло, потому что она любит “coiffer la pate” и также играть с материалом. Подобную технику она узнала в работах художника Паскаля Торюа. Фламиния вдохновлена великими мастерами живописи, такими как Бальтюса, Хоппер, и Франсуа Легран, а так же и различными художественными движениями: стрит-арт, китайский реализм, сюрреализм и реализм эпохи Возрождения. Её любимый художник Караваджо. Её мечта открыть терапевтическую силу искусства.

Denis Chernov

Денис Чернов  – талантливый украинский художник, родился в 1978 году в Самборе, Львовская область, Украина. После окончания Харьковского художественного училища в 1998 году остался в Харькове, где в настоящее время живет и работает. Также он учился в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, кафедра график, окончил её в 2004 году.

Он регулярно участвует в художественных выставках, на данный момент их состоялось более шестидесяти, как в Украине, так и за рубежом. Большинство работ Дениса Чернова хранятся в частных коллекциях в Украине, России, Италии, Англии, Испании, Греции, Франции, США, Канаде и Японии. Некоторые работы были проданы на “Кристис”.

Денис работает в широком диапазоне графических и живописных техник. Рисунки карандашом – один из самых любимых им методов живописи, список тем его карандашных рисунков также весьма разнообразен, он пишет пейзажи, портреты, ню, жанровые композиции, книжные иллюстрации, литературные и исторические реконструкции и фантазии.

Iruvan Karunakaran

Ируван Карунакаран – индийский художник, пишущий реалистичные картины, основная тема которых индийская деревня. Незатейливая сущность сельской Индии оживает в его произведениях.

Искусство Ирувана – тщательные, но все же запутанные изображения сцен деревенской жизни, улиц, различных напоминаний о древности деревни, людей, выполняющих ритуалы или поглощённых ежедневной рутиной, которая глубоко укоренилась в крови сельских жителей. Его реалистичные произведения искусства, сделанные с использованием мастихина, поражают вас одинаково сильно каждый раз, когда вы рассматриваете их.

“Приезжая из Мадурай, штат Тамилнаду, в деревню, я наслаждаюсь ощущением отсутствия течения времени в деревни и спокойствием её людей. Меня, городского жителя, проживающего в Хайдарабаде уже более десяти лет, восхищает замысловатое переплетение исторического и современного, интересное сочетание которого вы видите в самых знаковых местах в Индии. Особенно сильно меня вдохновляют улицы. Они приходят откуда-то и уходят куда-то еще….

Возникает ощущение, как будто стоишь в точке, называемой сегодня, с вчера за спиной и завтра впереди. Люди стремятся к улицам и дорогам… они хотят попасть “куда-то” и “что-то” сделать. Персонажами моих картин может быть кто угодно: мужчина тянущий тележку – он просто смирился с жизненными трудностями… занятой торговец, который упорно шагает к своей цели… одинокий мото рикша или велосипедист… пожилая женщина, продающая цветы и сонная собака, отдыхающая не смотря на шум… непрерывное движение и смена улиц заставляет людей чувствовать себя живыми. Бывает ли место лучше, чтобы наблюдать жизнь, если не на улицах?”

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Арт Холст
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: